17.10.18

Suspiria

O vazio central de um prédio de apartamentos, onde há duas escadas em "v" que levam aos diferentes andares. As paredes são pintadas de um tom de vermelho rosado, com faixas decorativas em tons de cinza que apresentam alguns desenhos geométricos como losangos e círculos, remetendo ao estilo art deco. Uma moça está parada no segundo andar com os braços abertos e de costas para o vazio central. Ela está em pé entre duas portas verde água. A moça está no centro da foto e o prédio é todo simétrico.

1977
Terror, Giallo
Direção: Dario Argento
Roteiro: Dario Argento e Daria Nicolodi




Suzy Bannion (Jessica Harper) é uma bailarina que está ingressando em uma famosa escola de dança na Alemanha. Porém, uma série de assassinatos ligados de alguma forma à escola faz com que Suzy perceba que há algo muito estranho acontecendo à sua volta.

As palavras-chave aqui são: arquitetura, cores, música. Nem mesmo as atuações medianas (algumas exceções para melhor, outras para muito pior) são capazes de diminuir o impacto causado por essa tríade; ao contrário, talvez até mesmo agreguem certo charme no clima alucinado e perturbador do longa. Aliás, o ar onírico do filme permite que possamos abrir mão inclusive da lógica e da busca por uma história completamente sem furos. O roteiro, a propósito, foi escrito em parceria com Daria Nicolodi, atriz e escritora que atuou em diversos filmes do Dario Argento e interpretou uma personagem ma-ra-vi-lho-a em Prelúdio Para Matar (1975).

A primeira cena é da fachada externa de um prédio magenta em estilo art decó. A cena abaixo desta é do interior de um amplo hall de paredes azul-royal com esculturas ao lado de um vão central onde duas mulheres conversam. A terceira cena é em um amplo corredor de paredes vermelhas e portas altas de madeira escura em estilo art nouveau e uma moça se prepara para a abrir a porta do fim do corredor - a maçaneta da porta está quase na altura do ombro da moça. A quarta cena é em um quarto, onde uma moça está dormindo em uma cama e outra moça está em frente a uma porta alta fechada, de madeira escura, e todo o ambiente está banhado de uma forte luz verde. A última foto é do close no rosto de uma moça em frente a uma parede com papel de parede amarelo e uma cortina de renda escura, com uma luz amarela banhando seu rostoSuspiria eu assisti há muitos anos e tive o enorme prazer de revisitar duas vezes nas duas últimas semanas. Aproveitei a onda e revi também Prelúdio Para Matar, um dos meus preferidos do diretor. E relembrando seus outros títulos e tendo este também como forte exemplo, uma característica fortíssima em seus filmes é o modo como ele se utiliza de edifícios e ambientes arquitetonicamente imponentes e intrigantes como forma de construir o impacto desejado em cada cena. No caso de Prelúdio Para Matar, o maior exemplo é a casa que surge na segunda metade da história, para a qual não se pode olhar sem pensar em sua opulência e beleza sombria. No caso de Suspiria, ele eleva essa característica à máxima potência, apresentando em todas as cenas um ambiente ou edifício que desperte no espectador o sentimento que ele pretende estimular.

As cores marcadas estão dispersas seja na própria decoração dos ambientes, seja no forte uso da iluminação monocromática. Praticamente todas as cenas possuem uma cor predominante, ou uma combinação de cores fortes. O filme se torna, assim, uma experiência cromática que se funde à arquitetura, criando essa sensação de que o que estamos vendo é mais do que uma simples história de terror. Eu te convido a clicar na imagem acima para aumentá-la, de modo a visualizar melhor as cenas as quais selecionei e que possibilitam perceber sobre o que exatamente estou falando. Além disso, Dario Argento utiliza as cores, principalmente o vermelho, de modo bastante curioso. A violência no filme é muito gráfica, mas o sangue é basicamente tinta vermelha. Ao mesmo tempo, o vinho tem uma viscosidade e coloração muito próximas do sangue real - provando que o sangue visualmente artificial é de fato uma escolha e não simples falta de opção. Faz sentido: se o sangue é tinta, o filme de terror se torna a base para uma obra de arte.

Por fim, a trilha-sonora composta (em parceria com Dario Argento) e executada pela banda Goblin é a outra ponta do tripé que sustenta Suspiria. Se visualmente o impacto é grande, não adianta fechar os olhos. Nos momentos em que a trilha entra em ação, o volume se eleva a ponto de se tornar quase insuportável. Insuportável de um jeito bom, já que estamos falando de um filme de terror. Trata-se de um rock progressivo com vocais absolutamente aterrorizantes e com uma música-tema muito marcante. A trilha-sonora injeta a energia fantasmagórica que faltava na dureza arquitetônica e na psicodelia de cores.

Dessa forma, o clima de terror criado pelas edificações e ambientes, pela iluminação de um colorido extremo e pela trilha-sonora assustadoramente alta e exótica, fazem com que Suspiria esteja marcado como um dos mais interessantes filmes de terror de todos os tempos.

No texto "As Três Mães" eu falarei um sobre as sequências e sobre a refilmagem de Suspiria.

17.7.18

As Boas Maneiras

Resultado de imagem para as boas maneiras



2017
Fantasia, Terror, Musical
Direção: Juliana Rojas e Marco Dutra
Roteiro: 
Juliana Rojas e Marco Dutra




Clara (Isabél Zuaa) é uma estudante de enfermagem contratada por Ana (Marjorie Estiano) como futura babá de seu filho. Sozinhas, acabam construindo uma relação de afeto, enquanto a gestação evolui de maneira estranha e perturbadora.

Com um enredo bastante criativo, cujo embrião foi um sonho de Marco Dutra, As Boas Maneiras é uma bela fábula que foca em questões da maternidade, mas não se abstém de tocar em temas como racismo, relações empregatícias e sexualidade. O filme começa com Clara chegando a um prédio de apartamentos para uma entrevista de emprego e o porteiro já a encaminha para o elevador de serviços. Não demora muito, percebemos que Ana foi excluída da família e da sociedade em razão de uma gravidez fora do relacionamento e por ter se recusado a fazer um aborto, evidenciando o moralismo e, simultaneamente, a hipocrisia da família tradicional. 

Clara é contratada para ser a futura babá, mas deve "ajudar com a casa" enquanto o bebê não chega, extrapolando suas funções - algo bastante comum ainda hoje, principalmente nesses casos em que a funcionária passa a morar no local de trabalho. E, ainda que Clara tente questionar esse padrão contratual, ela se mantém submissa, fazendo um claro contraste com a babá que estava sendo entrevistada antes dela: cheia de referências e experiência, branca, literalmente travestida de Super Nanny/Mary Poppins, a moça se valoriza e exige um salário alto. Em contrapartida, após contratada, Clara chega a fazer até mesmo a pintura das paredes do quarto do bebê, além de manter a casa em ordem, fazer almoço e janta, fazer as compras e praticamente também servir de dama de companhia da patroa. 

A quebra na trajetória a qual estamos acostumados se dá quando a solidão das protagonistas acaba por aproximá-las e elas se envolvem emocionalmente. Entretanto, ainda que o relacionamento afetuoso das duas subverta os estereótipos de patroa/empregada, a hierarquia imposta por essa relação ainda se mantém. Já no fim do primeiro ato do longa, com a noite avançando, Ana diz que está com desejo de pinhão e insiste para que Clara vá ao mercado para comprá-los. Quando Clara se prepara para sair e Ana agradece, a resposta é: "é o meu trabalho".

Ademais, plasticamente o longa é maravilhoso. A dupla de diretores faz escolhas muito acertadas no modo como apresentam os créditos iniciais e finais, como retratam as paisagens, quando trazem as ilustrações no momento em que Ana fala sobre seu passado, no modo como evoca essa memória rural que combina muito com o tema folclórico do lobisomem. Além disso, a trilha sonora, e o fato de ser um musical, contribui para criar essa aura de fábula ao mesmo tempo delicada e sombria. As músicas cantadas são realmente muito bonitas e surpreendentemente emocionantes, muito bem encaixadas em momentos chave do filme.

Mas é no tocante à maternidade que o filme tem seu foco e há algo que eu gostaria de destacar na sua abordagem - e, a partir daqui, temo que não conseguirei segurar mais os spoilers. 

Na segunda metade do filme, o roteiro se concentra na relação estabelecida entre Clara e Joel (Miguel Lobo - olha a ironia), o menino lobo. E, para além das questões de maternidade trabalhadas como um todo, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que Clara comete um dos erros mais comuns relativos à adoção de crianças muito pequenas: a falta de honestidade. Em geral, os pais adotivos, na tentativa de proteger a criança de suas origens, muitas vezes achando que elas são "pequenas demais para entender", escondem informações importantes e, até mesmo, o fato de serem adotadas. Esse erro costuma resultar, na vida real, no mesmo que acontece em As Boas Maneiras: quando Joel descobre que Clara conheceu sua mãe biológica e escondeu isso dele, as relações de confiança desmoronaram, desencadeando uma sucessão de revoltas que resulta em uma série de tragédias. Assim, gosto de pensar que a questão da alimentação vegetariana de Joel foi usada como uma alegoria. Clara impede o filho de comer carne da mesma maneira que o impede de saber a verdade. Não à toa, é quando ele come um bife pela primeira vez que essa vontade de buscar pelas suas raízes nasce dentro dele.  

Ainda nesse sentido, um dos maiores argumentos que eu ouço contra a adoção é a carga genética desconhecida. E se a criança herdar dos pais alguma agressividade ou má índole? Bom, acredito que não há herança genética mais preocupante do que a criança ser um lobisomem. Mas acaso isso realmente torna Joel mau? Ainda que as coisas tenham saído do controle, teria sido possível evitar os acontecimentos mais graves, sem para isso aumentar a repressão sobre o garoto? Eu, como aspirante a mãe adotiva, gosto do fato de que, de certa forma, o filme levante essas importantes questões.

No aspecto técnico, queria salientar o uso do animatrônico para representar o bebê Joel, uma escolha extremamente acertada. Além de ser um boneco muito bem feito, mesmo que conscientemente saibamos que se trata apenas de um boneco, a materialidade da criaturinha ajuda muito a criar um vínculo com espectador e, no meu caso, ainda resgata uma memória afetiva ligada aos bonecos animados usados em clássicos filmes de terror. Além disso, gosto muito do modo objetivo como o bebê é mostrado, em todos os seus detalhes, e o fato de acontecer rapidamente já logo após o seu nascimento. Uma demora nesse sentido, poderia provocar demais a imaginação do espectador, arriscando ocasionar a sua decepção quando a criatura fosse finalmente apresentada.

Aliás, por falar em memória afetiva, não bastasse o filme todo ser essa fábula que remete ao lobisomem do nosso folclore, podemos tecer paralelos com Frankenstein (ao ver a criaturinha se tornar acuada pela comunidade, estabelecendo-se no final como um mostro clássico, preparado para enfrentar os humanos) e com outras lendas, como o boto cor-de-rosa* e até a mula-sem-cabeça*. Sem mencionar que a Festa Junina* tem destaque na história, sendo uma das festas mais tradicionais da cultura brasileira. Mas o momento que mais me emocionou foi a pequena rima com Chapeuzinho Vermelho, quando, durante um ultrassom o médico diz, pausadamente, "Ele tá enorme! Olho grande, boca grande, mão grande", enquanto Ana observa com olhar apavorado.

Por fim, gostaria de mencionar as brilhantes atuações de Marjorie Estiano e Isabél Zuaa, absolutamente perfeitas em suas performances. Marjorie traz a jovialidade e todas as inseguranças que o papel exigia, produzindo cenas memoráveis que vão desde a dança do Chora Me Liga, passando pelo sonambulismo perturbador, até as expressões de completo pavor quando faz os ultrassons (evidenciando estar completamente despreparada para ser uma futura mãe, o que na verdade é muito comum na primeira gestação, ainda mais na situação de abandono afetivo no qual ela se encontra). Já Isabél consegue trazer a complexidade de seu personagem, que além de tudo passa por uma grande transformação durante o longa, mas sem perder sua personalidade. E só não digo que o filme é perfeito, porque o elenco mirim me parece dar certas escorregadas, entregando algumas falas muito decoradinhas, ainda que Miguel consiga segurar as pontas durante a maior parte do tempo - além disso, ele é muito cativante. Mas mesmo essas pequenas imperfeições pontuais nas atuações acabam dando certo charme e fazendo uma homenagem involuntária às grandes obras de José Mojica Marins.

E é por todas essas características que eu acredito que As Boas Maneiras seja um filme único e especial. Desde misturar o horror ao musical, remetendo ao mesmo tempo a clássicos do cinema internacional e da nossa cultura brasileira, trazendo escolhas estéticas ousadas e gerando uma história criativa e muito abrangente em temas sociais. Essa dupla de cineastas está mais do que de parabéns!



*Recomendo muito o podcast Cinematório Café Extpresso sobre As Boas Maneiras, onde a Raquel e o Renato falam sobre essa questão do folclore, entre muitas outras. E, já que estamos aqui, recomendo também outro podcast excelente: Feito Por Elas #53 As Boas Maneiras.

22.6.18

The Love Witch

Imagem relacionada




2016
Comédia, Terror
Direção: Anna Biller
Roteiro: Anna Biller




 


Elaine (Samantha Robinson) decide recomeçar a vida após a morte de seu marido. Utilizando seus novos conhecimentos de bruxaria, ela procura um novo amor a qualquer custo.

Eu andava com saudades desse blogzinho e fico feliz em retornar para falar de um filme maravilhoso dirigido, produzido, escrito, editado, cenografado, entre outros, por uma mulher!

Começo dizendo que eu totalmente não estava preparada para esse hino. Eu me sentei completamente despretensiosa para ver um filme escolhido quase no aleatório. Primeira coisa que aparece na tela é o rosto da Samantha Robinson, com aquela maquiagem e cabelos maravilhosos. Eu até pausei e me acomodei melhor no sofá! E, para minha alegria, essa cena já assinala o tom do filme todo.

Não é como se o filme fosse um pastiche das produções das décadas de 60 e 70 (e mesmo bem anteriores), tentando se passar por um produto de outra época. Anna Biller se apropria do visual, se apropria da linguagem, os atores reproduzem os trejeitos afetados, mas o texto é completamente outro. Aqui a história é contada do ponto de vista feminino para o público feminino.

Aliás, vamos aproveitar a deixa e sair da conversa técnica, que eu nem domino muito, e partir para o que realmente me interessa.

A cineasta traz estereótipos exagerados (como tudo no filme é) para evidenciar e criticar comportamentos que já deveriam estar extintos no mundo. Elisa é tudo aquilo que a (nossa) sociedade quer que a mulher seja e passa a vida aprendendo que deve ser. Claro, em nome do argumento e da comédia, Anna Biller estica esse conceito até seu máximo. Elisa é a versão hardcore da mulher bela, recatada e do lar. E ela não tem a menor noção de quão nociva é por causa disso, tanto para si, quanto para as outras mulheres (homens, o que tenho a ver). A amiga Trish (Laura Waddell) faz o contraponto óbvio e exagerado, mas o tratamento que Biller dá a ela ressalta que essa pessoa (ainda) não tem seu lugar na sociedade. Ela é coadjuvante na narrativa, enquanto Elisas são o produto que (ainda) se quer ver. Com isso, não se quer dizer que mulheres empoderadas não são importantes, mas que o mundo continua a todo momento tentando nos empurrar para escanteio.

Igualmente, os homens retratados também são o resultado dessa mesma sociedade: precisam ser racionais e desprovidos de sentimentos. Mas quando são enfeitiçados para que sintam amor, se transformam em “menininhas choronas” e, literalmente, morrem por não saberem lidar com isso (achei pesadíssimo quando Elisa reclama do amante usando essa expressão e, confesso, nem consegui achar engraçado na hora). Deste modo, a nossa bruxa do amor procura por esse homem culturalmente tido como ideal e rejeita todos aqueles que consegue “conquistar”, pois, assim que se tornam seres sensíveis, perdem sua característica essencial de macho alfa.

E até mesmo o dito "esquerdomacho" está retratado no filme, através do Gahan (Jared Sanford), o bruxo que usa de discursos de empoderamento feminino para tirar uma lasquinhas de suas discípulas (e até abusar sexualmente mesmo).

Mas, não se preocupe, nada disso vem mastigadinho pelo roteiro. Anna Biller tomou o cuidado de construir uma narrativa que não fosse condescendente com seu público. A edição é precisa e vai nos dando as informações suficientes para o entendimento da trama, sem cair na explanação óbvia.

Entretanto, existe uma questão importante que precisa ser ressaltada. O filme tem um objetivo claro e não há desvio de foco. Não vemos ser levantada qualquer outra questão envolvendo outras minorias e a mulher negra tampouco entra em pauta. Ainda assim, acredito que é um filme extremamente relevante dentro do que se propõe a tratar. É uma desconstrução, através do exagero dos estereótipos, de uma ideia que permanece arraigada no nosso imaginário e que precisa ser debatida.


Assim, esse filme me conquistou imediatamente. Como amante do horror, não tem como não ficar atraída pelo visual extasiante. Não tem como não se afeiçoar a quem faz aqueles closes lindos nos olhos da bruxa, me lembrando tanto do meu queridíssimo Bela Lugosi com seu olhar arrebatador. Não tem como não ser conquistada pela afetação e estranhamento que perpassa todo o longa. Não tem como não se apaixonar pelo texto feminista que acompanha tudo isso. Não tem como não idolatrar essa cineasta que imaginou e executou essa obra toda.

Mulheres que amam o terror, e aquelas que nem tanto, uni-vos para abençoar essa nova cineasta que surge, quase autossuficiente, com uma narrativa própria, para criar produtos de uma qualidade incrível e que possuem foco em NÓS! Gente, esse é só o segundo filme dela e eu estou louca para assistir Viva, seu primeiro longa. Bora exaltar Anna Biller!
...

Aqui trago outros textos de mulheres lindas sobre esse filme lindo:
 
The Love Witch e a Falta de Amor (da Jéssica Reinaldo no Fright Like a Girl)